Kunst er en fantastisk sektor, som konstant bliver fornyet og forbedret. Sådan har det været gennem hele historien og i dag kaster vi blikket på fem kunstudstillinger, som har ændret kunsthistorien. 

Treasures of Tutankhamun rejste verden rundt i halvfjerdserne 

Har du set spil med inspiration fra de egyptiske grave, når du spiller med en Maria Casino promokode? Det kan du muligvis takke denne kunstudstilling for. 

Udstillingen ”Treasures of Tutankhamun” blev organiseret på baggrund af en aftale mellem den daværende egyptiske Præsident Nassar og den britiske regering. Udstillingen markerede et halvt århundrede siden man opdagede kong Tutankhamens grav. 

Udstillingen bød på halvtreds objekter fra gravens skatte inklusiv den nu kendte guldgravmaske, smykker, møbler, kister og mange andre kulturgenstande. Befolkningen var vilde med udstillingen, som hidtil er den mest besøgte kunstudstilling på det britiske museum. Senere hen rejste objekterne verden rundt til lande som fx Tyskland, USA og Canada. Det førte til at der var en dybere anerkendelse af egyptisk arv og generelt antik arv. 

Primary Structures introducerede minimalismen for det amerikanske publikum 

Kunstudstillingen “Primary Structures” var den kunstudstilling, som introducerede minimalismen for det amerikanske publikum, før konceptet overhovedet havde fået kaldenavnet minimalisme. 

På denne kunstudstilling var der værker af amerikanske og britiske kunstnere som fx Gerald Laing, Carl Andre, Robert Morris, Sol LeWitt og Donald Judd for blot at nævne få. 

Det var en skelsættende udstilling, som gjorde kunstnerne til designere frem for håndværkere.  

Alexander McQueen gjorde mode til kunst 

”Primary Structures” gjorde kunstnere til designere, og Alexander McQueen gjorde mode til kunst. 

I 2011 havde Alexander McQueen kunstudstillingen ”Savage Beauty” på Metropolitan Museum of Art i New York. Her viste McQueen hvordan en modedesigner skaber kunst, og det førte til at mode i bredere omfang blev set som kunst. Dette gælder både i USA, men også over hele verden. 

Alexander McQueen var en engelsk modedesigner, som levede mellem 1969 og 2010. Han fik sit store gennembrud som chefdesigner for Givenchy, før han grundlagde sine egne brands McQ og Alexander McQueen. McQueen var kendt for sine dramatiske skabelser, som blandt andet blev brugt af popstjernerne Rihanna, Lady GaGa og Björk. 

Da ”Cities on the Move” kom til Danmark

”Cities on the Move” var en nytænkende mobil kunstudstilling, som fokuserede på asiatisk moderne kunst fra det østlige og sydlige Asien. Her var der især fokus på konfliktfulde historie bag moderniseringen af byer som fx Hong Kong, Tokyo og Bangkok.

Denne kunstudstilling var gennembrydende, da Vesten for første gang slog øjnene op for 70 kunstnere, som allerede var kendte i Asien, men som aldrig havde haft kunstudstillinger i Europa. 

”Cities on the Move” startede I Wien I Østrig i november i 1997 og den rejste til New York, London, Humlebæk og Helsinki i løbet af de tre efterfølgende måneder. 

Information introducerede konceptkunst til USA

”Information” var en kunstudstilling på Museum of Modern Art i New York i 1970, og det var muligvis den første udgave af konceptkunst i USA. Det var et pionerprojekt, som fokuserede på den globaliserede og demokratiserende magt ved nye teknologier. Her mener vi fotografi, fjernsyn, film og satellitter. 

Den franske museumsinspektør Jean-Hubert Martin skabte i 1989 et show med ”Magiciens de la Terre”, som blev vist på Centre Georges Pompidou og Grande Halle de la Villette i Paris. 

Martin ønskede at kritisere at størstedelen af kunstudstillinger ”ignorerede 80 procent af kloden” ved kun at udstille vestlige kunstnere. Derfor organiserede Martin en udstilling som bestod af 50/50 af vestlige artister og ikke-vestlige artister. 

Udstillingen blev kritiseret for sin 50/50 tilgang, som ikke var et sandt billede af verdens befolkning. Alligevel var ”Magiciens De La Terre” ansvarlig for at diversificere kunstverdenen.

Har du hørt om appropriationskunst? Det kaldes oprindeligt for appropriation art på engelsk og det fik sit afsæt i den amerikanske delstat New York omkring firserne. I denne artikel kan du læse om hvad appropriationskunst er og hvorfor det er vigtigt. 

Hvad er appropriationskunst?

Appropriationskunst er moderne kunstværk, hvor du kan finde kendte billeder eller citater. Men det er naturligvis ikke blot direkte kopier. Disse citater eller kendte billeder bliver kombineret i et kunstværk som enten er nyt, kritisk eller ironisk. Citatet kan enten være forvrænget eller direkte. 

Hvornår begyndte det? 

Appropriationskunst kan spores helt tilbage til kubistiske collager og værker af kunstnere som fx Picasso og Georges Braque fra år 1912 og fremad. Her benyttede kunstnerne ægte objekter som fx nyhedsaviser til at repræsentere dem selv.

Denne kunstform blev derefter yderligere udviklet af den franske artist Marcel Duchamp fra 1915. Senere blev appropriationskunst også brugt i surrealismen, og det kan blandt andet opleves i værker som fx Lobster Telephone af den spanske kunstner Salvador Dali. 

Sent i 1950’erne blev appropriationskunst billeder og objekter brugt i en bred omfang i værker af Robert Rauschenberg og Jasper John, samt i det der kendes som pop art. 

I firserne tog det fat 

Men som vi skrev i begyndelsen af artiklen, blev appropriationskunst for alvor populær i firserne. Dette skyldes især amerikanske kunstnere som fx Jeff Koons og Sherrie Levine. Levine skabte sine egne kunstværker, hvor hun også inkluderede allerede kendte kunstværker.

Levine brugte blandt andet malerier af Claude Monet og Kasimir Malevich og hun ønskede at skabe en ny situation, og at give enten en ny mening eller en række nye meninger, for at gøre det til et værk, som folk kunne nikke genkendende til. 

Levines værk ”After Walker Evans” fra 1981 er et foto af et kendt fotografi fra Depression tidsperioden. Det originale foto blev taget af Walker Evans i 1936 og Levine skabte en genskabelse af Evans’ værk. 

Her lægger Levine op til debat omkring ejerskab. Hvis hun tog et foto af et foto, hvem ejer fotoet? Dette er en almen debat, som har eksisteret i flere år og med Levine’s værk, kaster hun et spotlys på hele temaet. Det er det fantastiske ved appropriationskunst.

Hvad er formålet? 

På engelsk betyder det at tage ”appropriate”, at tage ejerskab af noget. Kunstnere, som arbejder med appropriationskunst kopierer bevist malerier, billeder og objekter for at tage ejerskab af det i deres kunst. 

De stjæler eller kopiere ikke. De prøver heller ikke på at få det til at virke som om at disse billeder er deres egen kunst. 

Det er en kontroversiel form for kunst i og med at der er personer, som mener at det er u-originalt eller direkte tyveri. Derfor er det vigtigt at kende til formålet bag appropriationskunst. 

Det er faktisk meningen at publikum skal genkende de billeder, som bliver brugt i malerierne. Appropriations kunstnerne ønsker at publikum ved at der er tale om en ny udgave af et tidligere kunstværk. Kunstnerne håber på at publikum vil have alle sine originale tanker om billedet, når de overværer det i en ny kontekst.